Κατηγορία: Νέα των Fellows

Sonic Dances: Ένα έργο της Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη για την ηχώ, την αντήχηση και τη δόνηση.

Φαντάσου έναν αντεστραμμένο κόσμο
όπου η πραγματικότητα είναι σχεδιασμένη
ως μια ατμώδης ροή δόνησης και αντήχησης,
όπου οι λέξεις διαλύονται σε ηχώ που τρεμοπαίζει,
η σωματικότητα γίνεται διάχυτη,
σχεδόν χάνεται σε μια ονειρική κατάσταση ακουστικότητας.
David Toop, Resonant Frequency

H χορογράφος/χορεύτρια, Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη παρουσιάζει την παράσταση χορού Sonic Dances, ένα έργο που αναζητά τα άυλα όρια της χορογραφίας μέσω του ρυθμού, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ένα ηχητικό χορό και έναν χορευτικό ήχο.

Το Sonic Dances θα λάβει χώρα από τις 5 έως τις 8 Μαΐου 2025 στη ΦΙΑΤ (Φαλήρου 97, Κουκάκι).

Περιγραφή έργου:
Στο Sonic Dances τρεις χορεύτριες συναντιούνται μεταξύ φωνής και κίνησης, συνθέτοντας ένα πολυεπίπεδο ηχοσωματικό τοπίο. Το έργο πραγματεύεται την κίνηση και τον ήχο με ίσους όρους. Αμφισβητεί την κυριαρχία του οπτικού στην αναπαράσταση του χορού, διαμορφώνοντας μια πολυαισθητηριακή εμπειρία με διαφορετικά σημεία πρόσβασης. Μέσω των σωμάτων και των φωνών τους, οι χορεύτριες δημιουργούν μία ρυθμική σύνθεση που ισορροπεί μεταξύ του συγχρονισμού και της πολυρυθμίας. Το έργο αναπτύσσεται παράλληλα μέσω της κίνησης, της φωνής, της μουσικής και της γραφής, που συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Μία πρόταση διασπάται σε λέξεις, γράμματα και συλλαβές· γίνεται η αφορμή για τον σχηματισμό ρυθμικών μοτίβων που πάλλονται, μετακινούνται, διασκορπίζονται και ηχούν. Οι χορεύτριες δημιουργούν μία συνθήκη όπου παρακολουθούν η μία τον ρυθμό της άλλης, ως μια πρακτική διευρυμένης παρουσίας. Σταδιακά παραδίδονται στα πολυρυθμικά τοπία που οι ίδιες δημιουργούν. Μια αίσθηση μνήμης υπονοείται, όπου αυτό που έχει ήδη ειπωθεί ή γίνει προδιαγράφει αυτό που ακολουθεί. Το Sonic Dances κινείται ανάμεσα στην όραση και την ακοή, με τη μία αίσθηση να προσκαλεί τη φαντασία της άλλης. 

Σημείωμα χορογράφου:
Το Sonic Dances έρχεται ως συνέχεια των δύο προηγούμενων έργων μου, του ντουέτου Re-call (2020, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση), και του σόλο Phrases (2022, Kampnagel). Στρέφω την προσοχή μου στη δημιουργία παραστάσεων, προσβάσιμων σε κοινό ατόμων με και χωρίς αναπηρία και διερευνώ τις καλλιτεχνικές και αισθητικές προεκτάσεις της προσβασιμότητας στις παραστατικές τέχνες (Aesthetics of Access). Στόχος μου είναι η δημιουργία πολλαπλών τρόπων πρόσληψης του χορού, μέσα από τον συνδυασμό διαφορετικών μέσων. Στο Sonic Dances, εστιάζω στη δημιουργία πρόσβασης στην κίνηση μέσω του ήχου και αντίστροφα, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση του κάθε στοιχείου με το άλλο.

Το Sonic Dances δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με:

Σύλληψη / Χορογραφία / Κείμενο: Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη
Μουσική Σύνθεση: Άντης Σκορδής

Ερμηνεία / Συν-δημιουργία υλικού: Χριστίνα Ζαχαρία, Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη, Ξένια Κογχυλάκη
Δραματουργία: Ραλλού Καρέλλα
Σύμβουλος Προσβασιμότητας για τυφλά άτομα και άτομα με οπτική αναπηρία: Άννα-Μαρία Φώσκολου
Σύμβουλος Προσβασιμότητας Υποτιτλισμού: Philipp Wacker
Σχεδιασμός Φωτισμού: Μαριέττα Παυλάκη
Σχεδιασμός Υποτίτλων & Αφίσας: Δημοσθένης Μπάρμπας (Barba Dee)
Φωνητική Καθοδήγηση: Σοφία Σαρρή
Ηχοληψία: Γιώργος Κραββαρίτης
Προγραμματισμός Κονσόλας Φωτισμού: Γιώργος Τσιτσίγκος
Χειρισμός Κονσόλας Φωτισμού: Βασιλική Καπετανάκη
Φωτογραφίες και Βίντεο: Γιώργος Αθανασίου
Επικοινωνία: Κατερίνα Π. Τριχιά
Οργάνωση και Εκτέλεση Παραγωγής: Όλγα Τσατσούλη (GR), Σοφία Χιονίδου (DE)
Παραγωγή: in the middle AMKE
Συμπαραγωγή: LICHTHOF Theater

Ευχαριστίες: Φίλιππος Βασιλείου, Karate Απόλλων, Πηνελόπη Ηλιάσκου, Μαρκέλλα Μανωλιάδη.

Πληροφορίες:
Ημερομηνίες: Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 έως Πέμπτη 8 Μαΐου 2025
Τοποθεσία: ΦΙΑΤ (Φαλήρου 97, Κουκάκι – 117 41)
Ώρα έναρξης: 21:00
Διάρκεια: 50’
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/sonic-dances
Τιμές εισιτηρίων: 12€ γενική είσοδος, 8€ μειωμένο (ΑΜΕΑ, φοιτητικό, ανέργων)
Πληροφορίες: 6973921747

Προσβασιμότητα:
Το έργο έχει δημιουργηθεί εξ αρχής με στόχο να απευθύνεται σε άτομα με και χωρίς αναπηρία, σε τυφλά άτομα και άτομα με οπτική αναπηρία, σε κωφά και βαρήκοα άτομα, προτείνοντας μία εξίσου ηχητική και οπτική εμπειρία χωρίς να απαιτεί τη χρήση υπηρεσιών προσβασιμότητας, ως μία καλλιτεχνική προσέγγιση της προσβασιμότητας (Aesthetics of Access).

Χώρος προσβάσιμος σε αμαξίδια.
Προβολή υπέρτιτλων.
Χρήση δυνατού ήχου, παρέχονται ωτοασπίδες.

Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Behörde für Kultur und Medien – Hamburg, το Ίδρυμα Hamburgische Kulturstiftung, το Ίδρυμα Claussen Simon Stiftung και το Scheherazade Stiftung.

Η παράσταση υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, το Goethe-Institut Athen, το FLUX Laboratory Athens μέσω καλλιτεχνικής φιλοξενίας και την ARTWORKS.

 

 

Mutable Cycles

 

Η ομαδική έκθεση Mutable Cycles εξετάζει τη διάλυση των δημόσιων υποδομών προς όφελος του ιδιωτικού κέρδους. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες εστιάζουν σε πρόσφατες ιστορικές στιγμές οικονομικής κατάρρευσης και τις συνέπειές τους – από τους συλλογικούς αγώνες κατά των κατασχέσεων ακινήτων στην Κύπρο από το 2012-2013, έως την άνθηση της ηλιακής ενέργειας το 2019 στον Λίβανο – προκειμένου να σκεφτούν το χρέος, την ιδιοκτησία και το δικαίωμα στην πρόσβαση σε δημόσια αγαθά. Η έκθεση Mutable Cycles περιλαμβάνει έργα των Joyce Joumaa, Iris Touliatou, Natascha Sadr Haghighian, Marina Christodoulidou και Peter Eramian.

Mutable Cycles
Καλλιτέχνες: Joyce Joumaa, Ίρις Τουλιάτου, Natascha Sadr Haghighian, Μαρίνα Χριστοδουλίδου και Peter Eramian
Επιμέλεια Αριάνα Καλλιγά 
→ 5 Απριλίου – 25  Μαΐου 2025 
→ Hessel Museum of Art, Νέα Υόρκη

 

*Η Αριάννα Καλλιγά και η Ίρις Τουλιάτου είναι ARTWORKS Fellows

 

Ο Κωνσταντίνος Καραμαγκιώλης στην εκθεση “Spannung/tension/ένταση/tentio”

Ο Κωνσταντίνος Καραμαγκιώλης (SNF ARTWORKS Fellow 2022) συμμετέχει με 3 έργα στην έκθεση “Tension” στην Split art projects στη Βιέννη.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση εδώ.

Πληροφορίες για τα έργα του Κωνσταντίνου Καραμαγκιώλη:

“Τι να την κάνω τόση παντοδυναμία όταν απαγορεύεται το θαύμα;”

Τρία καρέ είναι ικανά για να καλύψουν το κενό μιας κινηματογραφικής ταινίας που δεν έγινε ποτέ; Ασφαλώς και μπορεί! Ο τίτλος των έργων εμπνέεται από ένα ποίημα ενός Έλληνα ποιητή του Μιχάλη Γκανά, το οποίο “γιατροπορεύει” τον καλλιτέχνη όταν η δημιουργική του κίνηση καθυστερεί. Τα φωτογραφικά έργα που παραθέτει είναι απο Άμστερνταμ, Βερολίνο και Λονδίνο σε τρία ταξίδια που πραγματοποίησε λίγο πριν την έλευση του COVID-19. Άνθρωποι σε κίνηση και ένα αεροπλάνο που κρύβεται απο έναν φανοστάτη, αποτέλεσαν την αφετηρία για το πρώτο κεφάλαιο μιας τριλογίας φωτογραφιών που στους σύνολο τους όταν ολοκληρωθούν, θα αποτελούν μια αυτόνομη μικρού μήκους ταινία με στατικές εικόνες από μοναχικούς ήρωες που αγωνιούν για ελευθερία μέσα στη βουή των αστικών μητροπόλεων. Κυρίως το βασικό ερώτημα του καλλιτέχνη θα παραμένει να είναι το αν η τέχνη επηρεάζει την ζωή ή το ανάποδο.

 

SPLIT ART PROJECTS  – Radetzkystrasse 4, 1030 Βιέννη

Εγκαίνια: Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, 19:00 – 22:00

Διάρκεια έκθεσης : 19-28 Φεβρουαρίου, 2025, Δευτέρα – Κυριακή 16:00 – 19:00

 

“Ολα τα λαθος μερη” σε επιμέλεια Πανου Γιαννικόπουλου

Η έκθεση “All the Wrong Places” (Όλα τα λάθος μέρη), που παρουσιάζεται την επόμενη εβδομάδα στην γκαλερί Batagianni, εξετάζει τη σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, αμφισβητώντας παραδοσιακές χωρικές λογικές. Ζωγραφική, γλυπτική και εγκαταστάσεις οδηγούν τους θεατές σε μια εξερεύνηση τοπίων που συνδυάζουν την οικειότητα με το παράδοξο. Οι καλλιτέχνες διερευνούν την εγγύτητα και την απόσταση, την απώλεια και την ενσωμάτωση του εαυτού στον χώρο, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου στις οποίες συχνά υπόκεινται.

Η έκθεση προσεγγίζει την υποχώρηση μέσα από την έννοια του χώρου ως ένα διαρκές πρόβλημα προς διαχείριση και διαπραγμάτευση. Καταλήγει σε “λανθασμένες” κατοικήσεις ως ανοιχτές προσκλήσεις για νέες ανακαλύψεις. Οι καλλιτέχνες σκέφτονται την έννοια της γεωγραφικής τοποθέτησης σε σχέση με τον χρόνο, την ψηφιακή επιτάχυνση, τις μνημονικές λειτουργίες του χώρου και τις συνθήκες κοινωνικής και περιβαλλοντικής καταστροφής του. Εστιάζουν σε “αναπαραστάσεις” τοπίων και μορφών σε μια εποχή, που φαίνεται να μας έχει απομακρύνει από τον τόπο και τον χρόνο, σε ένα ασταθές περιβάλλον, που μοιάζει όλο και πιο ακατοίκητο.

Εξετάζοντας τη σχέση έμβιου, άψυχου και αβίωτου, η έκθεση επιστρέφει στις παραδοσιακές συνθέσεις της νεκρής φύσης και της τοπιογραφίας και ξαναδιαβάζει την υλικότητα, που απεικονίζουν και τη συμβολική διάστασή της. Η φθορά, η ματαιότητα και η ομορφιά του καθημερινού γίνονται εργαλεία αφύπνισης, καθώς οι καλλιτέχνες αναμοχλεύουν την ιστορία της τέχνης και το κοινωνικό πεδίο. Μέσα από την υπέρβαση του προφανούς στην απεικόνιση, αποκαλύπτεται η πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ υποκειμένου, αντικειμένου και χώρου. Τα όρια θολώνουν και δημιουργούνται νέες δυνατότητες κατοίκησης, εστιάζοντας στο επισφαλές, το περιθωριακό, το παραγνωρισμένο ή το εγκαταλελειμμένο. Ο θεατής συνδέεται με έναν κόσμο σε αποσύνθεση, όπου το παρελθόν αλληλοεπιδρά και αλληλοτροφοδοτείται με το μέλλον, δημιουργώντας νέες οικολογίες. Αποσυναρμολογημένα τοπία ανασυγκροτούνται και επανανοηματοδοτούνται.

Οι δυνάμεις της εντροπίας και της μεταμόρφωσης είναι κεντρικές στην έκθεση. Οι νεκρές φύσεις αποτυπώνουν το όριο της φθοράς, ενώ εδώ τα έργα επαναπροσεγγίζουν την ευάλωτη μετάβαση και τις αναγκαστικές οικειοποιήσεις καταστροφών, επιμένοντας στις δυνατότητες που βρίσκονται ανάμεσα σε ρωγμές. Οι επισκέπτες καλούνται να αναστοχαστούν πάνω σε προσαρμοστικές στρατηγικές που στέκονται με αβεβαιότητα, αλλά συνεχίζουν να αντιστέκονται και να αναζητούν συνδέσεις και σχεσιακούς χώρους. Στην έκθεση All the Wrong Places το “λάθος” επαναπροσδιορίζεται όχι ως ένα τέλος, αλλά ως αφετηρία για νέες αφηγήσεις και δυνατότητες συνύπαρξης.

Εξετάζοντας τη σχέση έμβιου, άψυχου και αβίωτου, η έκθεση επιστρέφει στις παραδοσιακές συνθέσεις της νεκρής φύσης και της τοπιογραφίας και ξαναδιαβάζει την υλικότητα, που απεικονίζουν και τη συμβολική διάστασή της. Η φθορά, η ματαιότητα και η ομορφιά του καθημερινού γίνονται εργαλεία αφύπνισης, καθώς οι καλλιτέχνες αναμοχλεύουν την ιστορία της τέχνης και το κοινωνικό πεδίο. Μέσα από την υπέρβαση του προφανούς στην απεικόνιση, αποκαλύπτεται η πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ υποκειμένου, αντικειμένου και χώρου. Τα όρια θολώνουν και δημιουργούνται νέες δυνατότητες κατοίκησης, εστιάζοντας στο επισφαλές, το περιθωριακό, το παραγνωρισμένο ή το εγκαταλελειμμένο. Ο θεατής συνδέεται με έναν κόσμο σε αποσύνθεση, όπου το παρελθόν αλληλοεπιδρά και αλληλοτροφοδοτείται με το μέλλον, δημιουργώντας νέες οικολογίες. Αποσυναρμολογημένα τοπία ανασυγκροτούνται και επανανοηματοδοτούνται.

Οι δυνάμεις της εντροπίας και της μεταμόρφωσης είναι κεντρικές στην έκθεση. Οι νεκρές φύσεις αποτυπώνουν το όριο της φθοράς, ενώ εδώ τα έργα επαναπροσεγγίζουν την ευάλωτη μετάβαση και τις αναγκαστικές οικειοποιήσεις καταστροφών, επιμένοντας στις δυνατότητες που βρίσκονται ανάμεσα σε ρωγμές. Οι επισκέπτες καλούνται να αναστοχαστούν πάνω σε προσαρμοστικές στρατηγικές που στέκονται με αβεβαιότητα, αλλά συνεχίζουν να αντιστέκονται και να αναζητούν συνδέσεις και σχεσιακούς χώρους. Στην έκθεση All the Wrong Places το “λάθος” επαναπροσδιορίζεται όχι ως ένα τέλος, αλλά ως αφετηρία για νέες αφηγήσεις και δυνατότητες συνύπαρξης.

Το έργο του Βασίλη Βασιλακάκη (Αγγίστα Σερρών, 1968)  εξετάζει την εύθραυστη αλληλεπίδραση μεταξύ χώρου, εαυτού και υλικότητας, προσφέροντας μια στοχαστική προσέγγιση του παραγνωρισμένου και του απροσδόκητου. Οι πίνακές του εστιάζουν στην παύση και την ενδοσκόπηση. Εφιστούν την προσοχή στη σιωπηλή σημασία του συνηθισμένου, προσκαλώντας τους θεατές να διατηρήσουν το βλέμμα τους σε αντικείμενα που διαφορετικά θα μπορούσαν να διαφύγουν της προσοχής τους. Ο Βασιλακάκης διερευνά πώς η εγγύτητα και η απόσταση διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τον τόπο και την παρουσία. Τα έργα του δεν είναι στατικές εικόνες, αλλά δυναμικές συναντήσεις, όπου η ένταση μεταξύ μονιμότητας και παροδικότητας δημιουργεί χώρο για εσωτερική διερεύνηση. Ο καλλιτέχνης αγκαλιάζει την απλότητα και την αναγκαία αίσθηση της ισορροπίας. Οι πίνακές του προσφέρουν στιγμές ήρεμης αντίστασης και ευκαιρίες να ανακαλύψουμε εκ νέου την πολυπλοκότητα μέσα στο φαινομενικά καθημερινό.

Το έργο του Βασίλη Γαλάνη (Αθήνα, 1994) εξερευνά τις διασταυρώσεις της ιστορίας, της τεχνολογίας και της πολιτισμικής μνήμης, δημιουργώντας χώρους, όπου το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν και η κατάρρευση δίνει τη θέση της στην επανεφεύρεση. Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση που εντάσσει γλυπτική, εγκαταστάσεις και ψηφιακά μέσα, ο Γαλάνης αναλύει τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τη νεωτερικότητα, την ταχύτητα, τη φιλοδοξία και την ευθραυστότητα της προόδου. Στον πυρήνα του έργου του Γαλάνη βρίσκεται η εξερεύνηση της καταστροφής και της δημιουργίας. Είτε αντλεί από τις θεωρίες του Paul Virilio για την τεχνολογία και την καταστροφή είτε επαναπροσδιορίζει κλασικές μορφές μέσα σε εικονικά τοπία, εξετάζει την αβέβαια ισορροπία μεταξύ φιλοδοξίας και αποτυχίας.

Το έργο της Φιόνας Έλλης Σπαθοπούλου (Αθήνα, 1989) διερωτάται για τη δαιδαλώδη σχέση μεταξύ των τεχνολογικών μέσων και της τρέλας, εξερευνώντας πώς το τεχνολογικό και πολιτισμικό πλαίσιο επηρεάζει τους τρόπους, με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε την πραγματικότητα. Η πρακτική της ασχολείται με τα ψυχολογικά ρήγματα που αναδύονται σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την υπερσυνδεσιμότητα και τις διαμεσολαβημένες αναπαραστάσεις. Μαζί, ο Γαλάνης και η Σπαθοπούλου κατασκευάζουν πολυεπίπεδους οπτικούς διαλόγους. Το έργο τους αμφισβητεί τις συμβατικές έννοιες του χρόνου, του χώρου και της πολιτισμικής συνέχειας αντανακλώντας την αστάθεια της εποχής μας και προτείνοντας ταυτόχρονα νέους τρόπους κατοίκησης των θραυσμάτων της. Ενσωματώνοντας αναφορές στην κλασική αρχαιότητα και τη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα, η πρακτική τους αναπλαισιώνει οικείες αφηγήσεις. Φιγούρες από την αρχαιότητα αλληλεπιδρούν με άβαταρ των σύγχρονων μέσων, ξετυλίγοντας τις εντάσεις μεταξύ της παράδοσης και των αλγορίθμων ενός υπερ-επιταχυνόμενου κόσμου.

Η Γεωργία Δαμοπούλου (Αθήνα, 1969)  οραματίζεται μια πραγματικότητα όπου τα όρια μεταξύ της φύσης και των συνθετικών υλικών θολώνουν, για να παράξουν υβριδικά περιβάλλοντα που προκαλούν την κατανόηση του φυσικού κόσμου. Το έργο της διερευνά την ανθρώπινη ανάγκη αναπαράστασης της φύσης σε έναν ολοένα και πιο αποξενωμένο από αυτήν κόσμο, προτείνοντας μια “μετα-φύση”, όπου το πλαστικό αναδύεται ως μια αινιγματική Εδέμ, ταυτόχρονα γοητευτική και αποπνικτική. Χρησιμοποιώντας ρητίνες, zip ties και βιομηχανικά υλικά, η Δαμοπούλου κατασκευάζει τοπία που θέτουν ερωτήματα για την επιβίωση υπό νέες, επισφαλείς συνθήκες συνύπαρξης. Τα περιβάλλοντα της συνδυάζουν το απτικό και υλικά οικείο με την αίσθηση του αλλόκοτου. Κεντρική θέση στη δουλειά της κατέχει η ιδέα του “vegetative symbiote,” και το παρασιτικό ον που αφομοιώνει και μιμείται τους ξενιστές του, εμπνευσμένο από την ταινία The Thing (1982) του John Carpenter. Αυτή η μορφή λειτουργεί ως μεταφορά για την ένταση μεταξύ συγχώνευσης και μετασχηματισμού, οργανικού και τεχνητού.

Ο Marco Eusepi (Anzio, 1991) προσεγγίζει με μια ανανεωτική διάθεση τη ζωγραφική, με έργα σε καμβά και χαρτί που ισορροπούν ανάμεσα στο πλήρες και το θραυσματικό. Η διαδικασία απεικόνισης φυσικών στοιχείων μοιάζει σαν αντιστροφή της παράδοσης της νεκρής φύσης, ενώ το ίδιο το πεδίο του φυσικού και της ζωής γίνεται πλαίσιο ενδοσκόπησης και διερεύνησης. Τα στοιχεία, που απεικονίζει, συμμετέχουν ενεργά σε έναν διάλογο με την επιφάνεια του πίνακα και τις χειρονομίες διαμεσολάβησης. Οι απαλές αποχρώσεις, οι πολυεπίπεδες διαστρωματώσεις και οι μορφές σε αποδόμηση θα μπορούσαμε να  πούμε ότι ξαναδιαβάζουν και αποσταθεροποιούν τους κανόνες της νεκρής φύσης. Μετατοπίζουν την προσοχή μας στις προθέσεις της ζωγραφικής πράξης, τη στιγμή που η ορολογία της ιστορίας της τέχνης γίνεται κυριολεξία. Τα έργα δημιουργούν με την οικειότητά τους την αίσθηση του διαχρονικού, ενώ ανταποκρίνονται στο παρόν. Ο Eusepi μας καλεί να εξετάσουμε εκ νέου τη σχέση μας με τη φύση, το “τεχνητό” και την ίδια την πράξη της αναπαράστασης.

Ο Αθανάσιος Κανάκης (Αθήνα, 1983) στέκεται στις διασταυρώσεις υλικότητας, μνήμης και χώρου δημιουργώντας συνθέσεις που συνδυάζουν φωτογραφία, γλυπτική και τυπώματα.  Εστιάζει στα ίχνη, φυσικά και εμπρόθετα, που ενσωματώνουν την παρουσία και την απουσία, ανοίγοντας έναν διάλογο για το πώς οι εικόνες μεταμορφώνονται σε αντικείμενα. Μεταφέρει φωτογραφίες σε γύψινα ή τσιμεντένια μπλοκ για να δημιουργήσει γλυπτικά αντικείμενα που μοιάζουν με ευρήματα, αμφισβητώντας έτσι τα όρια μεταξύ φυσικής φθοράς και σκόπιμης παρέμβασης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στην εικόνα να αποκτήσει υλική υπόσταση και να προσφέρει μια πολυεπίπεδη, απτική εμπειρία. Οι συνθέσεις του Κανάκη αποκαλύπτουν την έννοια της κατοίκησης όχι ως στατική κατάσταση, αλλά ως μια συνεχή διαπραγμάτευση με τον χώρο και τον χρόνο. Ο καλλιτέχνης μάς καλεί να επανεξετάσουμε τη σχέση μεταξύ εικόνας και αντικειμένου, αναπαράστασης και πραγματικότητας. Τα έργα του υπάρχουν ως μορφές που αιωρούνται μεταξύ δημιουργίας και διάβρωσης, σε προβληματισμό για τη φύση των ιχνών που αφήνουμε πίσω μας και τη διαμόρφωση των τοπίων στα οποία κατοικούμε.

Το έργο του Γιάννη Μπουτέα (Καλαμάτα, 1941) εξερευνά τη σχέση μεταξύ υλικού, χώρου και χρόνου, προσκαλώντας τους θεατές σε μια εμπειρία που διαρκώς μεταμορφώνεται. Ο καλλιτέχνης ενσωματώνει την πρακτική του στο περιβάλλον δράσης, δημιουργώντας ζωντανές, εξελισσόμενες σχέσεις. Στη γκαλερί Μπαταγιάννη, μια τυχαία συνάντηση με μια ακρίδα στο παράθυρο γίνεται η αφορμή για συνδέσεις με παλαιότερα έργα, όπου το έντομο είχε εμφανιστεί ως συμβολικό στοιχείο. Από τις Διαστρωματώσεις–Ενεργειακές Εικόνες-XVI (2007) στο μετρό της Αθήνας μέχρι το Ένας Αναπάντεχος Επισκέπτης Βεντούζωσε στο Παράθυρό μου (2024), ο Μπουτέας επανέρχεται και αναπλαισιώνει επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Στο νέο του έργο, το έντομο μεγεθύνεται και παίρνει τη θέση του πάνω σε μια ακολουθία αριθμών που συγκρατούνται από σφιγκτήρες. Οι αριθμοί, τα γράμματα και οι λέξεις αποσυνδέονται από το αρχικό τους πλαίσιο και μεταμορφώνονται σε νοητικά παιχνίδια.

Η σύνθεση αυτή δημιουργεί πολλαπλά επίπεδα και στρώματα πληροφορίας, με το φως να γίνεται κεντρικός διαμεσολαβητής. Το τεχνητό φως προσελκύει τόσο τα έντομα όσο και το ανθρώπινο βλέμμα, θολώνοντας τα όρια μεταξύ έλξης και παγίδευσης. Ο καλλιτέχνης δημιουργεί δυναμικά συστήματα που λαμβάνουν υπόψη τη σχέση φωτός, μορφής και αισθητηριακής αντίληψης.  Μέσα από παιγνιώδη χρήση υλικών και αναφορών στην καθημερινότητα ανταποκρίνεται στις έννοιες του χρόνου και του χώρου.  Ο Μπουτέας ενσωματώνει τη διαδικασία δημιουργίας στο έργο, παραμένει ανοιχτός στο απρόβλεπτο και δίνει χώρο στις στιγμές έκπληξης που μεταθέτουν το βλέμμα στη σημασία της φευγαλέας στιγμής. Η έννοια του παιχνιδιού παραμένει κεντρική στην πρακτική του, δημιουργώντας έναν χώρο συνεχόμενου πειραματισμού.

Τα σχέδια με κάρβουνο του Κώστα Παππά (Αθήνα, 1974) βρίσκονται σε μια κατάσταση έντασης μεταξύ σταθερότητας και ροής. Ο Παππάς δημιουργεί καθηλωτικές συνθέσεις όπου τα στοιχεία αιωρούνται, συγκρούονται και τελικά συνυπάρχουν. Αυτά τα κατακερματισμένα τοπία εδαφών και αρχιτεκτονικών κατασκευών προσφέρουν μια πρόσκληση για εξερεύνηση, επερωτώντας την αίσθηση του χρόνου, του τόπου και της αντίληψης του θεατή. Ο καλλιτέχνης δημιουργεί έναν κόσμο, που ταλαντεύεται μεταξύ δυστοπίας και δυνατότητας. Στο έργο η φύση και οι ανθρώπινες κατασκευές συμπλέκονται σε ασταθείς, αλλά και παράξενα συμβιωτικές σχέσεις. Τα τοπία του Παππά είναι οριακοί χώροι – κατώφλια ανάμεσα στην καταστροφή και την ανάκτηση, αντικατοπτρίζοντας τον ψυχολογικό αποπροσανατολισμό μιας σύγχρονης ύπαρξης, που διαμορφώνεται από την οικολογική ανησυχία και τις μεταβαλλόμενες έννοιες του τόπου. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την αίσθηση αστάθειας, υπάρχει επίσης μια υποβόσκουσα πρόσκληση να διεκδικήσουμε και να σκεφτούμε εκ νέου αυτούς τους χώρους.

Το έργο της Roxane Revon (Γαλλία, 1986) μας προσκαλεί σε έναν κόσμο, όπου οι διακρίσεις μεταξύ ανθρώπινου και φυσικού διαλύονται, αποκαλύπτοντας τα περίπλοκα, συχνά αόρατα δίκτυα που συντηρούν την παρουσία μας. Στις σειρές έργων της Mycelium and Roots, η Revon συνεργάζεται με ζωντανά υλικά – μυκήλιο, βακτήρια και ρίζες φυτών -,  για να δημιουργήσει έργα, που είναι ζωντανά, συνεχώς εξελισσόμενα και συνδεδεμένα με τους κύκλους της ανάπτυξης, της αποσύνθεσης και της ανανέωσης. Οι εγκαταστάσεις της Revon, που αποτελούνται από φυσικά στοιχεία, όπως σπόρους, ορυκτά και ζωντανές ρίζες, αποκαλύπτουν τα κρυμμένα συστήματα κάτω από τη συνείδησή μας. Με την αναδιοργάνωση αυτών των υλικών, αποκαλύπτει ζωντανά μοτίβα και δομές, που απηχούν τις αόρατες διαδικασίες, που συντηρούν τα οικοσυστήματα. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η τέχνη μετατρέπεται σε ένα δυναμικό δίκτυο, όπου οι ανθρώπινες και μη ανθρώπινες μορφές ζωής είναι άρρηκτα δεδεμένες.

Όλα τα λάθος μέρη | All the Wrong Places
Βασίλης Βασιλακάκης, Βασίλης Γαλάνης & Φιόνα Έλλη Σπαθοπούλου, Γεωργία Δαμοπούλου, Marco Eusepi, Αθανάσιος Κανάκης, Γιάννης Μπουτέας, Κώστας Παππάς, Roxane Revon

Επιμέλεια: Πάνος Γιαννικόπουλος

Eγκαίνια: 25/1 (12-3 μ.μ.)

Info: Batagianni | έως 22/2 | Ώρες λειτουργίας: Τρ.-Παρ. 4-8 μ.μ., Σαβ. 11 π.μ. – 3 μ.μ. | Είσοδος ελεύθερη

Aθανάσιος Κανάκης και ο Βασίλης Γαλάνης είναι SNF ARTWORKS Fellows στο πεδίο των εικαστικών τεχνών. 

“An UMBRA Story” του Άγγελου Παπαδόπουλου

Το An UMBRA Story, το νέο χορογραφικό έργο του Άγγελου Παπαδόπουλου έρχεται ως συνέχεια της έρευνάς του γύρω από τα πιθανά σημεία εγγύτητας και συνάντησης. Το An UMBRA Story είναι μία χορογραφική σύνθεση για δύο περφόρμερ που προσκαλεί προς τη συμφιλίωση ενός ατόμου με τις αναμνήσεις και τις φαντασιώσεις που κατοικούν μέσα του. Στην ποίηση, η λατινογενής λέξη umbra συνδέεται με τη «σκιά» ή το πνεύμα που γίνεται αντιληπτό σαν μια παρατεταμένη παρουσία.
Μία παράδοξη ιστορία αγάπης, το queer ως αφορμή για διάλογο και προβληματισμό, το Brazilian jiu jitsu σαν ένας τόπος έντασης, το βλέμμα ως σημείο επαφής, το Blue Train του John Coltraine μαζί με μια συλλογή ετερόκλητων αντικειμένων, συνθέτουν σταδιακά ένα αλλόκοτο, ονειρικό τοπίο ανοιχτό προς συνάψεις.

Η παράσταση An UMBRA Story πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ιδέα / Χορογραφία: Άγγελος Παπαδόπουλος

Ερμηνεία / Συν-δημιουργία: Δανάη Παζιργιαννίδη & Θάνος Ραγκούσης

Δραματουργική συμβολή: Έλενα Νοβάκοβιτς

Μουσική: Νίκος Αντωνόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Τζάνος Μάζης

Βοηθός Χορογράφου: Στέλλα Σπύρου

Σχεδιασμός κοστουμιών: Ντία Ιωάννου

Σκηνικά: Σοφιαλένα Ξεζωνάκη

Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Φωτογραφίες: Δήμητρα Τζάνου

Σχεδιασμός Αφίσας και Προωθητικού Υλικού: Ίων Ταλιουρίδης

Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: Cicada’s Call

Διάρκεια: 40’

Ημ/νίες: 31/1 & 1, 2, 7, 8, 9/2

Ώρα Έναρξης: 21.15 Χώρος: M54, Μενάνδρου 54, Aθήνα 104 31 https://g.co/kgs/teyxcGg

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ticketservices.

https://www.ticketservices.gr/event/m54-an-umbra-story/

Αν είστε χρήστες/ριες αναπηρικού αμαξιδίου παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 6970576710.

*O Άγγελος Παπαδόπουλος είναι SNF ARTWORKS Fellow στο πεδίο του χορού. 

«Ααααα,αα»: Ατομική έκθεση της Ελένης Τωμαδάκη σε επιμέλεια της Ιωάννας Γερακίδη

To CYPHER παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Ελένης Τωμαδάκη με τίτλο «Ααααα,αα», σε επιμέλεια της Ιωάννας Γερακίδη. Βασισμένη στην πρωτόγονη, ενστικτώδη αλλά και τρυφερή χειρονομία της πινελιάς, το νέο σώμα δουλειάς της Τωμαδάκη κινείται ανάμεσα στο χάος και τον δισταγμό, την καταστροφή και τη γέννα. Μέσα από τα ζωγραφικά της έργα, που εκκινούν από μία ρεαλιστική συνθήκη και καταλήγουν όμως συχνά σε κάτι άμορφο, η καλλιτέχνις θέτει ερωτήματα για τα όρια τόσο της ίδιας της φόρμας, όσο και της ύπαρξης. Καταλαμβάνοντας τον χώρο απόκλισης ανάμεσα στο αληθινό και το φαντασιακό, το απτό και το ονειρικό, η έκθεση «Ααααα,αα» αντιλαμβάνεται την ανάσα ως διάλεκτο και την τάξη ως κάτι διαρκώς μεταβαλλόμενο, καλώντας το κοινό να διερευνήσει τα δικά του νοήματα ή ατέρμονα σχήματα.

Τα εγκαίνια της έκθεσης είναι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου στις 19:00.

Επιμελητικό κείμενο
Μερικές εβδομάδες πριν, σε ένα σημείωμά της και σε διάλογο με την πρακτική ή καλύτερα με τις πράξεις ζωγραφικής της, η Ελένη Τωμαδάκη γράφει πως: «Κάθε πινελιά σηματοδοτεί αποφάσεις που απαντούν σε ερωτήματα. Ερωτήματα που αφορούν το μέσο, τα όρια του μέσου, τα όρια του εαυτού». Το σημείωμα αυτό μού το έστειλε γραμμένο στα αγγλικά και η λέξη stroke, αυτή που τώρα μετέφρασα ως πινελιά, ήταν αυτή που εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκα ως χάδι. Σκέφτηκα, γιατί χάδι; Ποιος στην
ιστορία ονόμασε αυτήν την κατά τα άλλα απότομη και τραχιά ή επιθετική σχεδόν χειρονομία χάδι; Πώς μία κίνηση τόσο ενστικτώδης ή πρωτόγονη μπορεί να ιδωθεί ή να λεκτικοποιηθεί σαν κάτι τρυφερό, αγαπημένο, μητρικό;

Και όμως, σε αυτό το νέο σώμα δουλειάς, που αποτελείται από μια σειρά ζωγραφικών έργων και μαζί τους από λέξεις άναρθρες και ήχους παράλογους, η Τωμαδάκη καταφέρνει να αναπαραστήσει και να θεσπίσει την ουσία αυτής της λέξης μέσα από τις αντιθέσεις της. Υπάρχει κάτι που στα πρόσφατα σχέδιά της, κάποτε ρεαλιστικά, πια θρυμματισμένα, θολά ή πεισματικά ξεθωριασμένα, και έπειτα ακονισμένα, σκοτεινά, σε παύση, γεννήθηκε από αυτό το χάδι. Και μέσα σε αυτό ακριβώς το οξύμωρο άγγιγμα, μέσα στους πόνους, στις επιθυμίες του ή και στα δυο, η Τωμαδάκη μάς συστήνει στη δική της αποσπασματική αφήγηση, παράλληλη με κάθε όριο. Οι ζωγραφικές της χειρονομίες ερευνούν τόσο την έννοια όσο και τα πρόσημα αυτής της φοβισμένης ή ατρόμητης οριακής γραμμής, με πολλαπλούς και σύνθετους τρόπους. Τα έργα της μιλούν για την διστακτικότητα και το χάος, αρπάζουν το κενό, ακολουθούν το χάσμα, ισχυροποιούνται όταν προστατεύονται, ανάβουν και λάμπουν όταν είναι ασφαλή. Τα όρια του μέσου της εκτείνονται, ακολουθώντας τους ρυθμούς του εαυτού της. Η σωματική της χειρονομία μετατρέπεται σε υπόσχεση, σε μια διαλυμένη, επιτελεστική δέσμευση με κάθε είδους ανατροπή, με κάθε είδους σύγκρουση.

Στο νέο αυτό σώμα δουλειάς της που παρουσιάζεται στην ατομική της έκθεση «Ααααα,αα», η Τωμαδάκη δημιουργεί έναν κόσμο, ένα σύμπαν στο οποίο εμμονικά μπορεί να καταστρέφει αυτό που κάποτε έμοιαζε οριοθετημένο και περιφραγμένο, με μόνο της σκοπό να επιτρέψει το μεγάλωμά του. Και στη διαδικασία αυτή, αντιστέκεται στον χρόνο και υπερβαίνει τον χώρο, προδίδει την εικόνα ως ενιαίο σώμα, υποκύπτοντας στις προσταγές των χαλασμάτων της. Χάνεται και επίμονα πάλι βρίσκεται να καταλαμβάνει τον χώρο ανάμεσα στο αληθινό και το φαντασιακό, το απτό και το ονειρικό. Διάλεκτοι και κραυγές και ψιθυρίσματα, αστικά τοπία και άλλα, ημερολογιακά στοιχεία, πνεύματα, ζώα και ξύλα, και οι πληγές τους, πουλιά, οι φωνές τους συριστικές, όλα συμβιώνουν στα έργα της.

Τίποτα δεν είναι τόσο ασήμαντο ώστε να παραμεληθεί, τίποτα όμως και τόσο πολύτιμο που να αξίζει τον έπαινο ή τον ύμνο. Απομεινάρια, βρώμικα πανιά, ροζ και μαύρα, ιστοί αράχνης ή το φως σε όλο του το φάσμα, οι εντάσεις ανάμεσα σε αυτά, απροσδιόριστες ακόμα, στην περιφέρεια της αίσθησης, συντονίζουν αυτό που θα διεκδικήσει να βρεθεί στο επίκεντρο. Στην έκθεση «Ααααα,αα» οι ανάσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός εναλλακτικού λεξιλογίου, τα συστήματα υποστήριξης γίνονται μέσα για να αντισταθούμε στους περιορισμούς του σώματος και οι εικόνες διαφεύγουν την δομή μιας εσωτερικής ή εξωτερικής αναπαράστασης, επιτρέποντας σε εμάς, θεατές, ακροατές, παρόντες να βρούμε τα δικά μας νοήματα ή ατέρμονα σχήματα. Και μέσα από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ή ανταγωνιστικές σχέσεις ανάμεσα στο ήμερο και το διαταραγμένο, τα πράγματα βρίσκουν μια τάξη άλλη, κατοικούν στο σημείο αυτό που ποτέ δεν τελειώνει, εκεί όπου το λυρικό υπάρχει μόνο μέσα από τα σπασίματα μιας κακοφωνίας.

Η Ελένη Τωμαδάκη είναι καλλιτέχνιδα με έδρα την Αθήνα. Αποφοίτησε από το Royal College of Art (Λονδίνο, 2019) και της έχει απονεμηθεί το βραβείο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος από την ARTWORKS (Ελλάδα, 2021). Ήταν μία από τους 30 φιναλίστ του βραβείου CIRCA 2024, με το έργο της να προβάλλεται στο Piccadilly Lights screen του Piccadilly Circus (Λονδίνο, 2024). Συμμετείχε στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Mountain School of Arts, με διοργανωτή τον Piero Golia (Λος Άντζελες, 2023). Έχει προβάλλει και παρουσιάσει έργα της σε χώρους τέχνης και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, όπως το ICA London, Tate St Ives, Gasworks London, South London Gallery, Horse and Pony Berlin, Institute of Fine Arts Toulouse, Uppsala Konst Museum, The Rencontres Internationales Paris/Berlin, το Oscar-qualifying Cinanima International Animation Festival. Ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα που έχει συμμετάσχει πρόσφατα περιλαμβάνουν το Touching Faultlines σε επιμέλεια τουΠάνου Γιαννικόπουλου και της Αγγελικής Τζωρτζακάκη στο Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας (Κρήτη, 2024) και το Outraged By Pleasure σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου στο κτίριο Nobel (Αθήνα 2024).

Το CYPHER είναι μια ανεξάρτητη γκαλερί που ιδρύθηκε το 2024 από την Ισαβέλλα Κλαδάκη και είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση της σύγχρονης τέχνης μέσω της προώθησης ανερχόμενων καλλιτεχνών.

«Ααααα,αα»: Ατομική έκθεση της Ελένης Τωμαδάκη στο CYPHER
σε επιμέλεια της Ιωάννας Γερακίδη
17.01 – 28.02.2025
Εγκαίνια:
17.01.2025, 19:00-22:00
Live act Eleni & Jeph Vanger, 20:00
Ώρες λειτουργίας:
Πεμ-Παρ 18:00-21:00, Σαβ-Κυρ 12:00-16:00, και κατόπιν ραντεβού
CYPHER – Λευκάδος 1, Kυψέλη
cypherathens.com

Ιωάννα Γερακίδη είναι SNF ARTWORKS Fellow (2021) στο πεδίο της επιμέλειας και η Ελένη Τομαδάκη SNF ARTWORKS Fellow (2021) στο πεδίο των εικαστικών τεχνών. 

Η Τεχνη (Δεν) Πωλειται / Λευτερια στην Παλαιστινη!

Η τέχνη (δεν) πωλείται / Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Σε μια εποχή πολέμου, γενοκτονίας, φυλοκτονίας, η τέχνη (αν υπάρχει) πωλείται.
Σε μια εποχή αντίστασης, αγώνα, ελευθερίας, η τέχνη (που υπάρχει) δεν πωλείται.
Σε μια εποχή λογοκρισίας, η τέχνη (που αντιστέκεται) δεν πωλείται.
Σε μια εποχή αδιαφορίας, η τέχνη (αν μπορεί να χαρακτηριστεί «τέχνη») πωλείται.
Σε μια εποχή που μάς αφήνει άφωνες, η τέχνη (που ήρθε πριν από τον λόγο) δεν πωλείται.
Σε μια εποχή που το μόνο που έχουμε είναι η μία το άλλο, η τέχνη (που πωλείται και δεν
πωλείται) είναι έμπρακτη αλληλεγγύη.

Το Φεμινιστικό Αυτόνομο Κέντρο έρευνας διοργανώνει μια πώληση έργων τέχνης για την οικονομική ενίσχυση της ομάδας Queers in Palestine και την εκστρατεία Dismantle Damon. Το ΦΑΚ καλεί καλλιτέχνιδες/καλλιτεχνά/καλλιτέχνες να συνεισφέρουν ένα έργο τους στην πώληση, η οποία θα ανοίξει την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου. Καλούμε όλες/όλα/όλους όσους αγαπάνε την τέχνη και την ελευθερία να επισκεφθούν την έκθεση, να αγοράσουν ένα ή περισσότερα έργα και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στις Παλαιστίνιες αδελφές, αδέλφια και αδελφούς μας οι οποίοι μάχονται να επιβιώσουν τον γενοκτονικό πόλεμο και να αντισταθούν στην αποίκιση του κατεχόμενου τόπου τους.

Η πώληση θα περιλαμβάνει εικαστικά έργα σε διάφορα μέσα και θέματα. Μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν δηλώσει συμμετοχή περιλαμβάνονται οι εξής: Μαντλέν Ανηψητάκη/Simon Riedler, Isabella Eda Baker, mélie boltz nasr/Ανδρομάχη Κοκκινού, Βασίλης Γαλάνης, Catriona Gallagher, Maria F. Dolores/Themis, Anna Gonzalez Noguchi, Alexandra Greene, Maria Zreiq, Richard Hronsky, Rowena Hughes, Δήμητρα Ιωάννου, Φάνης Καφαντάρης, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Μάρκελλος Κολοφωτιάς, Κατσαρίδα Πρες, Έλενα Κουμαριανού/Κατερίνα Στάμου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Άννα Κούρα, Beskida Kraja, Μαρία Λαμπρινίδη, Latent Community (Ιώνιαν Μπισάι, Σωτήρης Τσίγκανος), Μαρία Λάλου, Άννα Λάσκαρη, Μαρία Λουίζου, Νάγια Μαγαλιού, Ειρήνη Μίγα, miss dialectic, Μαρία Μιχαηλίδου, ΜΚΧ, Mochi, Πέτρος Μώρης, Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη, eliana otta, Κοσμάς Νικολάου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Μαρία Παπαποστόλου, Εβίτα Παρασκευοπούλου, Άννα Μαρία Πινακά, Ανδρέας Ράγκναρ Κασάπης, Ελένη Ρήγα, Μαρία Σιδέρη, Ε Σκούρτη, Φιόνα Σπαθοπούλου, Ηλέκτρα Σταμπούλου, Μυρτώ Σταμπούλου, Sweatmother, ευγενία τζιρτζιλάκη, Naomi Frisson, James Fuller, Κωνσταντίνος Χατζηπαπάς, Xenokratis, Doreida Xhogu, Στέλλα Χαιρέτη, Βέρα Χοτζόγλου, Γιώργος Ψύχας, 3 137. Σε αυτή τη λίστα προστίθενται καθημερινά άλλα ονόματα.

Τα έργα θα πωλούνται από την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, στις 8:00 μ.μ. σε δημόσια εκδήλωση με τους Queers in Palestine στην οποία προσκαλούμε την κοινότητα, στο ΦΑΚ (Αγίου Παντελεήμονος 7β 104 46 Αθήνα). 8 Παλαιστίνιες και Λιβανέζες ακτιβίστριες/ακτιβιστά, συμπεριλαμβανομένων των Queers in Palestine, θα βρίσκονται στην Αθήνα για μια σειρά εργαστηρίων, δημόσιων συζητήσεων και οργανωτικών συναντήσεων.

Δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ «τέχνης» και «χειροτεχνίας». Ο στόχος είναι να συμπεριλάβουμε όλους στο Art Is (Not) For Sale: η χαμηλού κόστους, εφήμερη, DIY, ανεκπαίδευτη, μη πειθαρχημένη τέχνη (που μερικές φορές αναρωτιέται αν όντως είναι τέχνη) θα πωλείται μαζί με έργα “καταξιωμένων” Αθηναίων και διεθνών καλλιτεχν(ιδ)ών.

Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την πώληση της αλληλέγγυας τέχνης θα διατεθούν για την υποστήριξη των Queers in Palestine και της εκστρατείας Dismantle Damon για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων —και θεωρούμε πως όλοι οι κρατούμενοι είναι πολιτικοί— που είναι γυναίκες/ή που τους αποδόθηκε το φύλο «θήλυ» κατά τη γέννησή και κρατούνται αιχμάλωτες/α στην ισραηλινή φυλακή Damon. Ούτε οι συμμετέχουσες/οντα/οντες καλλιτέχνες, ούτε οι επιμελήτριες, ούτε το ΦΑΚ θα επωφεληθούν οικονομικά από την πώληση. Τα μη πωληθέντα έργα θα επιστραφούν στα άτομα που τα δημιούργησαν.

Την έκθεση επιμελούνται η Πάτι Βαρδάμη και η Κατερίνα Στάμου.

Την πρωτοβουλία υποστηρίζει το 3 137 artist-run space, το EIGHT/Το ΟΚΤΩ και το Athens Museum of Queer Arts (AMOQA).

Ώρες λειτουργίας:
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 8-11 μ.μ.
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 8-11 μ.μ.
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 4-8 μ.μ.
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 4-8 μ.μ.

Διεύθυνση:
Φεμινιστικό Αυτόνομο Κέντρο έρευνας
Αγίου Παντελεήμονος 7β 104 46 Αθήνα

OMΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ “DESMOS: A Dinner Study”

Η έκθεση DESMOS: A Dinner Study είναι ένα εγχείρημα της πλατφόρμας του A-DASH σε επιμέλεια της Χριστίνας Πετκοπούλου και διερευνά τη συνθήκη της εγγύτητας, του μοιράσματος και της ενδυνάμωσης της καλλιτεχνικής κοινότητας μέσα από τη μελέτη και την αναβίωση των ιστορικών συνεστιάσεων που διοργανώνονταν από τη γκαλερί Δεσμός και έμειναν γνωστές στην ελληνική ιστορία της τέχνης ως οι «Δευτέρες του Δεσμού». Η εικαστική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του EIGHT/ΤΟ ΟΧΤΩ, Critical Institute for Arts and Politics (Πολυτεχνείου 8, Αθήνα) θα περιλαμβάνει έργα των συμμετεχουσών/-όντων, τα οποία μοιράστηκαν σε μία σειρά από θεματικά δείπνα, καθώς και αρχειακό υλικό. Την ημέρα των εγκαινίων, 7 Δεκεμβρίου Σάββατο, από τις 18:00 θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα περφόρμανς που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Από την άνοιξη του 2024 το A-DASH ξεκίνησε να διοργανώνει μια σειρά από δείπνα στον ανεξάρτητο εκθεσιακό χώρο του Work In Progress Studios στο κέντρο της Αθήνας. Πέντε απλά δείπνα μακαρονάδας με διαφορετικές, επιμελημένες συνθέσεις από προσκεκλημένες/-ους συμμετέχουσες/-οντες καλλιτέχνιδες/-ες και επιμελήτριες/-ές, πέντε ξεχωριστές χρονικές και χωρικές συνθήκες όπου οι σχέσεις και η πρακτική προτεραιοποιήθηκαν για να αποτελέσουν πέντε ξεχωριστές δράσεις. Τα αποτυπώματα αυτών των συναντήσεων συνιστούν και το υλικό της παρούσας ομαδικής έκθεσης. Μεταξύ των έργων των συμμετεχουσών/-όντων βρίσκεται υλικό από την έρευνα της επιμελήτριας καθώς και τεκμήρια από προσωπικά αρχεία και από το αρχείο της γκαλερί Δεσμός (μέρος του Αρχείου του ΕΜΣΤ και της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου-ΙΣΕΤ).

Η εικαστική έκθεση DESMOS: A Dinner Study αποτελεί μια σύγχρονη επιμελητική ανάγνωση του γεγονότος «Δευτέρες του Δεσμού», μια συστηματική δράση που πραγματοποιούσε η ιστορική γκαλερί Δεσμός από το 1972 και κατά τα χρόνια της λειτουργίας της, όταν η Έπη Πρωτονοταρίου και ο Μάνος Παυλίδης διοργάνωναν συναντήσεις προσφέροντας μακαρονάδα στον κλειστό για το κοινό χώρο της γκαλερί, με καλεσμένους τους καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνιδες της σκηνής που εκπροσωπούσαν, υπό τους ήχους πρωτοποριακής μουσικής, επιλεγμένης από σύγχρονους τους συνθέτες. Μελετώντας τις σχέσεις, τις τολμηρές αποφάσεις και τις εξωσυστημικές πρακτικές που καθόρισαν ιστορικά τις καλλιτεχνικές κοινότητες, στην παρούσα έκθεση αναλογιζόμαστε τέτοιες συνθήκες φροντίδας, ασφαλείς χώρους και ανακουφιστικές συνθήκες. Εστιάζουμε εκεί όπου η καλλιτεχνική κοινότητα ενδυναμώνεται, επενδύει στις -τόσο σημαντικές για τη δημιουργία- εσωτερικές της σχέσεις, και προσηλώνεται στην πρακτική και στο μοίρασμα εκτός του πεδίου του ανταγωνισμού της αγοράς της τέχνης και ταυτόχρονα μακριά από την πίεση της παραγωγής. Καλλιτέχνιδες/-ες και θεωρητικοί θα παρουσιάσουν εικαστικά έργα, εγκαταστάσεις, σημειώσεις, κείμενα, αρχειακό υλικό και περφόρμανς, εμπνεόμενες/-οι από τις συναντήσεις της ιστορικής γκαλερί και σε μια απόπειρα να διακρίνουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των μελών της δημιουργικής κοινότητας, τότε και τώρα.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ευχαριστούμε την Κάβα Οινότυπο για την προσφορά του κρασιού και την KOPRIA για τις ανθοσυνθέσεις.

 

DESMOS: A Dinner Study

Εγκαίνια: Σάββατο, 7.12.2024, 18:00

ΤΟ ΟΧΤΩ/ΕΙGHT, Πολυτεχνείου 8, Αθήνα

Διάρκεια Έκθεσης: 7.12.2024-11.01.2025, Πέμπτη-Σάββατο 18:00-21:00 και κατόπιν ραντεβού

Επιμέλεια: Χριστίνα Πετκοπούλου

Συμμετέχουν: Νάντια Αργυροπούλου, Eloise Fornieles, Ιωάννα Γερακίδη, Πάνος Γιαννικόπουλος, Μαρίνα Βελησιώτη, Νικόλας Βεντουράκης, Όλγα Βλάσση, Σύλβια Σαχίνι, Χριστίνα Κοτσιλέλου, Δήμητρα Κονδυλάτου, Κωνσταντίνος Κωτσής, Κοσμάς Νικολάου, Ρένα Παπασπύρου, Phantom Investigations (Ινώ Βαρβαρίτη, Γιάννης Δελαγραμμάτικας), Θοδωρής Προδρομίδης, Νανά Σεφερλή, Στεφανία Στρούζα, Μάρη Σπανουδάκη, Μαριάννα Στεφανίτση, Σταμάτης Σχιζάκης, Χριστόφορος Μαρίνος, Μυρτώ Ξανθοπούλου, Ζωή Χατζηγιαννάκη, Γιάννης Χατζηασλάνης, Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου, Βέρα Χοτζόγλου, VASKOS (Βασίλης Νούλας, Κώστας Τζημούλης)

*Oι Χριστίνα Πετκοπούλου, Ιωάννα Γερακίδη, Μαρίνα Βελησιώτη, Νικόλας Βεντουράκης, Όλγα Βλάσση,  Δήμητρα Κονδυλάτου, Κωνσταντίνος Κωτσής, Κοσμάς Νικολάου, Γιάννης Δελαγραμμάτικας, Θοδωρής Προδρομίδης, Νανά Σεφερλή, Στεφανία Στρούζα, Μάρη Σπανουδάκη, Μυρτώ Ξανθοπούλου και Βέρα Χοτζόγλου είναι SNF ARTWORKS Fellows. 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ “Αδειαζει, γεμιζει, το φως”

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 20:00, εγκαινιάζεται η έκθεση Αδειάζει, γεμίζει, το φως, στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σημασία του φωτός στην τέχνη, μέσω ενός διαλόγου εμβληματικών έργων δεκαεπτά διακεκριμένων και νεότερων καλλιτεχνών.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση, με μέσο τις εγκαταστάσεις, τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη φωτογραφία διερευνούν τις εννοιολογικές αναφορές του φωτός, από την μεταφυσική του διάσταση μέχρι την πλαστική, αλλά και την καθημερινή του παρουσία, από τη δεκαετία του ’60 έως σήμερα. Η έκθεση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να αντιληφθούμε πώς το φως μεταμορφώνεται από φυσικό φαινόμενο σε μέσο καλλιτεχνικής πρακτικής, ενώ, παράλληλα, τιμά την διαχρονική επιρροή καλλιτεχνών όπως οι Τάκης, Αντωνάκος, Χρύσα, Μπουτέας, Λάππας, αλλά και οι Αποστόλου, Γερασίμου, Εφέογλου, Καρακωστάνογλου, Κόντης, Λάσκαρη, Νικολακόπουλος, Πατσουράκης, Σαγώνας, Τουλιάτου, Χαριτωνίδη, Χασάπη.

Η έκθεση Αδειάζει, γεμίζει, το φως αποτελεί ιδέα της Μαρίνας Μήλιου Θεοχαράκη, επιμελήτριας σύγχρονης τέχνης και συμβούλου του Δ.Σ., συν-επιμέλεια του διευθυντή εικαστικού προγράμματος του Ιδρύματος Θεοχαράκη, Τάκη Μαυρωτά, και του επιμελητή του ελληνικού περιπτέρου της φετινής Μπιενάλε της Βενετίας, Πάνου Γιαννικόπουλου. Συνδυάζοντας την βαθιά πείρα του καταξιωμένου Τάκη Μαυρωτά με τη φρέσκια ματιά του Πάνου Γιαννικόπουλου, η συνεργασία τους προσδίδει μια πολυδιάστατη οπτική στην εννοιολογική και πλαστική εξερεύνηση του φωτός.

Αδειάζει, γεμίζει, το φως
Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη

Επιμέλεια: Τάκης Μαυρωτάς & Πάνος Γιαννικόπουλος

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρίνα Μήλιου Θεοχαράκη

Καλλιτέχνες: Τάκης, Στήβεν Αντωνάκος, Χρύσα, Γιάννης Μπουτέας, Γιώργος Λάππας, Ευγενία Αποστόλου, Πηνελόπη Γερασίμου, Δημήτρης Εφέογλου, Νικομάχη Καρακωστάνογλου, Γιώργος Κόντης, Άννα Λάσκαρη, Παύλος Νικολακόπουλος, Ευτύχης Πατσουράκης, Φώτης Σαγώνας, Ίρις Τουλιάτου, Δέσποινα Χαριτωνίδη, Μαρία Χασάπη

Εγκαίνια & Ομιλίες: Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024 στις 20:00

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή 10:00-18:00, Πέμπτη 10:00-20:00

Περισσότερες πληροροφίες:

 https://thf.gr/el/events/adeiazei-gemizei-to-fos/

*Oι Πηνελόπη Γερασίμου, Δημήτρης Εφέογλου, Γιώργος Κόντης, Φώτης Σαγώνας και Ίρις Τουλιάτου είναι ARTWORKS Fellows.

 

Παρουσίαση βιβλίου «μπαμπά θέλω να ντρέπεσαι για μένα» από το Sam Albatros

«Ίσως η ντροπή είναι αυτό που νιώθεις όταν ξεκινάς να γνωρίζεις πραγματικά κάποιον. Όταν η τελειότητα αφήνει χώρο για το ανθρώπινο, αυτό που αγαπάς με όλα τα λάθη που έκανε ή θα κάνει. Γιατί το ανθρώπινο θέλουμε. Η τελειότητα είναι για τους ξένους, για τις διασημότητες στην τηλεόραση. Για όσους δεν είναι ποτέ πραγματικά κομμάτι της ζωής μας.» — Απόσπασμα από το μυθιστόρημα «μπαμπά θέλω να ντρέπεσαι για μένα».

Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «μπαμπά θέλω να ντρέπεσαι για μένα». Κεντρικός άξονας το ημερολόγιο του ήρωα του βιβλίου με τον ομώνυμο τίτλο, όπου ο ήρωας περιγράφει τα μυστικά του, χωρίς ντροπή, σε μια απόπειρα να γνωριστεί επιτέλους με την οικογένειά του.

Ακολουθώντας το πνεύμα του βιβλίου, θα ζητηθεί από το κοινό να μοιραστούν ανώνυμα ένα μυστικό, για να διαβαστεί εκείνη τη ημέρα.

ΡΟΜΑΝΤΣΟ, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα
Τετάρτη 6 Νοεμβρίου
Ώρα προσέλευσης: 20.00
Είσοδος Ελεύθερη

* To Sam Albatros έχει βραβευτεί από την ARTWORKS (2021) και είναι Fellow του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ OSTEN Biennial Skopje 2024

Ο Θοδωρής Τράμπας (SNF ARTWORKS Fellow 2020) συμμετέχει στην OSTEN Biennial Skopje 2024 και κερδίζει το βραβείο αναγνώρισης από τη διεθνή επιτροπή  OSTEN BIENNIAL Skopje 2024. Το βραβείο αυτό απονέμεται σε καλλιτέχνες που διακρίνονται για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την επίδραση του έργου τους στον σύγχρονο καλλιτεχνικό χώρο.

Η απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Biennale, που θα λάβει χώρα 6 Φεβρουαρίου 2025 στην Εθνική Πινακοθήκη R.N.Macedonia – Chifte Hammam Skopje. Εκεί ο Θοδωρής Τράμπας θα παρουσιάσει την νέα του εικαστική performance με τίτλο “Διαχωρισμός”. Η συγκεκριμένη site-specific performance σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον μοναδικό χώρο του Ζιντζιρλί Τζαμί, προσφέροντας μια εμπειρία άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορικότητα και την ιδιαιτερότητα του χώρου. Τα ζητήματα που θέτει η performance, με έναν ανορθόδοξο και προκλητικό τρόπο, αφορούν στους διαχωρισμούς που καθορίζουν την κοινωνία μας, τόσο σε πολιτιστικό όσο και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Μέσα από μια έντονη καλλιτεχνική γλώσσα, η performance εξετάζει τα όρια που τίθενται μεταξύ των ανθρώπων, όπως αυτά της θρησκείας, της ταυτότητας, του φύλου και της πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.facebook.com/share/p/YoWpxVwAcFxGTkaB/

https://www.osten.mk/en/awards-2024/?fbclid=IwY2xjawGIj-5leHRuA2FlbQIxMAABHUnwG0urM4vhJAfkSFnbZXvyjSNlM2AnpgYlUDaQo9MBSbBLKY2anaKupg_aem_alZgSRo66TgayPayqsa3Ng

Η Ελεονωρα Σιαραβα στο προγραμμα καλλιτεχνικης φιλοξενιας στο ITI International Theatre Institute Germany – MOTION BANK

H χορογραφος ARTWORKS Fellow Ελεονώρα Σιαράβα επιλέχθηκε για το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας ITI – MOTION BANK (Βερολίνο) με στόχο την εξέλιξη της χορογραφικής της έρευνας και τον πειραματισμό με μεθοδολογικά εργαλεία και δημιουργικά μέσα.

Βερολίνο, ITI International Theatre Institute Germany, Studio 2 project, Σεπτέμβριος 2024 ITI – MOTION BANK is a cooperation of ITI International Theatre Institute Germany/Media Library for Dance and Theatre and Motion Bank as part of the program “Kulturerbe Tanz” funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media and carried by Dachverband Tanz Deutschland.

https://www.iti-germany.de/en/home
https://studio2.iti-germany.de/en/residency_programme/eleonora_siarava
https://motionbank.org

Η ταινια Aβελ του Κωνσταντινου Καραμαγκιωλη στον Δαναο

Η ταινία Άβελ του ARTWORKS Fellow Κωνσταντίνου Καραμαγκιώλη πήρε διανομή από τον κινηματογράφο Δαναό και θα προβληθεί στις 15 και 16 οκτώβρη στις 21.30.

Η ταινία θα συμμετέχει στο διεθνές Φεστιβάλ των Χανίων 16-27 Οκτώβρη.

Αβελ

περίληψη

 Ένας Iερέας που ζεί με την οικογένεια του στην επαρχία, θα δεχτεί ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από μια γυναίκα που θα τον αναστατώσει. Ένα ταξίδι προς την πρωτέυουσα, μια θεία κοινωνία και ένα τελευταίο παιχνίδι ποδοσφαίρου.

Ο θρησκευτικός μύθος του Άβελ και του Κάιν δηλαδή η πρώτη δολοφονία μετά το προπατορικό αμάρτημα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της τελευταίας μου ταινίας. Η ταινία Άβελ είναι ένα υπαρξιακό παραμύθι που αντί για το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, οι ήρωες αναζητούν την τελική συγχώρεση και την αγάπη. Μία θεία κοινωνία, ένα ποδοσφαιράκι και μια τελευταία συναντήση δύο ιδιότυπων χαρακτήρων καταργούν τα στερεότυπα που βασανίζουν εδώ και καιρό την Ελλάδα με μια αγκαλιά.

Πρωταγωνιστούν:

Γιώργος Δάμπασης, Θέμης Θεοχάρογλου
Σενάριο-Σκηνοθεσία-Παραγωγή: Κωνσταντίνος Καραμαγκιώλης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Φρέντζος
Σκηνογραφία: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Βασίλης Μπαρμπαρήγος
Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς
Ήχος: Γιώργης Σαραντινός
Μακιγιάζ: Σίσσυ Πετροπούλου
Sound design: Μανώλης Μανουσάκης

Το φεστιβαλ ΗEAD2HEAD εγκαινιαζεται στο Ρεικιαβικ

Το φεστιβάλ ΗEAD2HEAD εγκαινιάζεται στο Ρέικιαβικ.
Ο artist-run εκθεσιακός χώρος Kling&Bang και η πλατφόρμα του A-DASH παρουσιάζουν τη δεύτερη φάση του εικαστικού φεστιβάλ HEAD2HEAD που λαμβάνει μέρος στο Ρέικιαβικ στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου του 2024. Το φεστιβάλ συνεργάζεται με 7 artist-run χώρους σε διάφορα σημεία του Ρέικιαβικ για να παρουσιάσει το έργο 30 καλλιτεχνιδών/-ών και επιμελητριών/-ών τέχνης που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα ή στην Ισλανδία.
Συμμετέχει η ARTWORKS Fellow από το πεδίο της επιμέλειας Χριστίνα Πετκοπούλου και οι καλλιτέχνες ARTWORKS Fellows Πάκυ Βλασσοπούλου, Γιώργος Γιατρομανωλάκης, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Κοσμάς Νικολάου, Θοδωρής Προδρομίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEAD2HEAD

Το διμερές εκθεσιακό έργο HEAD2HEAD συνδέει τις δυναμικές και διαρκώς διευρυνόμενες εικαστικές σκηνές της Αθήνας και του Ρέικιαβικ. Φιλοδοξώντας να φέρει σε επαφή καλλιτέχν@, επιμελητ@ και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες από τις δύο χώρες, το εγχείρημα χτίζει γέφυρες και δίκτυα μέσω του καλλιτεχνικού διαλόγου και της ανταλλαγής εκθέσεων. Κινητήρια δύναμη των δύο σκηνών τέχνης αποτελεί η ίδια η εικαστική κοινότητα. Τόσο η Αθήνα όσο και το Ρέικιαβικ διαθέτουν πλήθος καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών και εκθεσιακών χώρων που τροφοδοτούν μια δυναμική και ζωντανή εικαστική παραγωγή. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος του HEAD2HEAD βρίσκεται ο εορτασμός και η ενδυνάμωση του ανεξάρτητου χαρακτήρα της εικαστικής παραγωγής που μοιράζονται οι δύο πόλεις.

Η εικαστική πλατφόρμα του A-DASH (GR) και το artist-run space Kling&Bang (ICE) συνεργάζονται προκειμένου να συνδέσουν τις δύο σκηνές και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για ένα διπλό εκθεσιακό έργο. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία αποσκοπεί στη σύσφιξη των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην ενίσχυση της εικαστικής τους δημιουργίας. Οι χώροι και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουν μέρος στη δεύτερη φάση του φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέικιαβικ είναι οι: Associate Gallery, Gallery Kannski, Kling & Bang, The Living Art Museum, OPEN house στο Nordic House, Phenomenon Artist Studio Complex και Gallery, Gallery Underpass και ο νεοϊδρυθείς εκθεσιακός χώρος Bókumbók.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΗEAD2HEAD ΣΤΟ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ ΣΤΙΣ 11, 12 & 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

Το φεστιβάλ εγκαινιάζεται επίσημα στις 11-12 και 13 Οκτωβρίου. Οι τοποθεσίες των εκθεσιακών χώρων εντοπίζονται σε διάφορες γειτονιές του Ρέικιαβικ, κοντινές μεταξύ τους και οργανωμένες σύμφωνα με το τριήμερο πρόγραμμα, ώστε να δώσουν στο κοινό τη δυνατότητα να περιηγηθεί στην πόλη περπατώντας μεταξύ των εγκαινίων και των δημοσίων δράσεων.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/-ΟΥΣΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ/-ΙΔΕΣ

Στη δεύτερη φάση του ΗEAD2HEAD που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Ισλανδία έχουν επιλεχθεί από την ομάδα του φεστιβάλ και τους συμμετέχοντες χώρους οι παρακάτω καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες: Βασίλης Νούλας και Κώστας Τζιμούλης (VASKOS) σε επιμέλεια της Χριστίνας Πετκοπούλου, Κωστής Βελώνης, Πάκυ Βλασσοπούλου, Γιώργος Γιατρομανωλάκης, Φάνης Καφαντάρης, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Σοφία Κουλουκούρη, Κωνσταντίνος Λιανός, Κατερίνα Μπότσαρη, Κοσμάς Νικολάου, Θοδωρής Προδρομίδης, Γιάννης Σκαλτσάς, Ελένη Τσοποτού, Δέσποινα Χαριτωνίδη, Ζωή Χατζηγιαννάκη, Florent Frizet, Maaike Stutterheim, Amanda Riffo, Brák Jónsdóttir, Eiríkur Páll Sveinsson, Helgi Valdimarsson, Hlökk Þrastardóttir, Hugo LIanes, Ívar Ölmu, Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir, Unnar Örn και η συνεργατική ομάδα των Jo Pawłowska και Sasa Lubińska.

ΤΟ HEAD2HEAD ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η αρχική φάση του εγχειρήματος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2021 με πολλαπλές εκθέσεις σε διάφορους καλλιτεχνικούς χώρους και σε διαφορετικές συνοικίες της πόλης, φέρνοντας εικαστικούς με έδρα τους την Ισλανδία στην Ελλάδα και συνδέοντάς τες/τους με την τοπική σκηνή, τις/τους εγχώριους/-ες καλλιτέχνιδες/-ες και νέες πηγές δημιουργίας τέχνης και πολιτισμού.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Πρεσβεία της Ισλανδίας στην Ελλάδα, Πρέσβειρα Ingibjörg Davíðsdóttir, Γενικό Προξενείο της Ισλανδίας στην Αθήνα, Πρόξενος Ιωάννη Λυμπερόπουλος, Πρόξενος Rafn Alexander Sigurðsson, φορέας επιχορηγήσεων ΧΜ-ΕΟΧ | EEA Grants, Κέντρο Ισλανδικής Τέχνης, Ισλανδικό Ταμείο Καλών Τεχνών, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας.

https://a-dash.space/HEAD2HEAD

“Επιστημολογίες του Ήλιου” σε επιμελεια Μαρινας Φωκιδη

Η αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης Επιστημολογίες του Ήλιου που επιμελείται η Μαρίνα Φωκίδη.

Πως μπορεί να ερμηνευτεί μια συνάντηση κάτω από ένα τόσο παράδοξο και συνάμα τόσο οικείο τίτλο; Τι μπορεί να συμβαίνει σε μια έκθεση όπου επικρατεί ο ήλιος ως κινητήρια δύναμη και μαζί ως ένας υπαρξιακός τόπος; Είναι άραγε η φυσική συνθήκη του φωτός το σημείο εκκίνησης για τις/τους καλλιτέχνες που συν-παρουσιάζουν την δουλειά τους στον κοινό χώρο της αίθουσας Ρεβέκκα Καμχή, ή είναι –ίσως- ο βαθμός εγγύτητας των περιοχών στις οποίες συλλήφθηκαν και δημιουργήθηκαν τα έργα τους;

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα της Ζόε Πολ, υφαντά πάνω σε σχάρες απο παλιά ψυγεία, πορτραίτα ζώων του Ιάσονα Καμπάνη παρμένα απο Ελληνικά μωσαικά και ζωφόρους, ζωόμορφα κεραμικά γλυπτά και βάζα της Γιούγκοεξπορτ, γλυπτές μάσκες του Πάνου Προφήτη που θυμίζουν την εικονογραφία αρχαίων Ελληνικών αμφορέων και αφηρημένες κατασκευές της Ελένης Κοτσώνη, φτιαγμένες απο κομμάτια εικόνων, αναδημιουργώντας μια αφήγηση που υπάρχει στο παρελθόν, παρόν και το μέλλον.

Μεγαλωμένες /Μεγαλωμένοι σε τοποθεσίες του ευρύτερου Νότου, όπου ο ήλιος δεν «εξημερώνεται» εύκολα, όπως στην Αθήνα, το Βελιγράδι, τα Κύθηρα, τη Λιβαδειά, τη Νότια Αφρική ή την Ρόδο, οι καλλιτέχνες της έκθεσης μοιράζονται αναφορές από νοτιοανατολικούς πολιτισμούς, πολιτικές ιδιοσυγκρασίες, κοινωνικές σχέσεις, οικονομικές πραγματικότητες, χειρωνακτικές τεχνοτροπίες, μύθους και παραδόσεις, «σχήματα» και «χρώματα», που διασώθηκαν πέρα της ηγεμονικά «επιβαλλόμενης», «λευκής» αγνότητας της Αναγέννησης και του Κλασικισμού, πέρα του ορθολογικού Διαφωτισμού και της επικράτησης της αμιγούς Δυτικής Σκέψης.

 

“Επιστημολογίες του Ήλιου”
Ομαδική έκθεση με επιμέλεια της Μαρίνας φωκίδη
Καλλιτέχνες: Ιάσονας Καμπάνης, Ελένη Κοτσώνη, Ζόε Πολ, Πάνος Προφήτης, Γιούγκοεξπορτ
Διάρκεια 12/05/2022 – 09/09/2022

*Ο Ιάσονας Καμπάνης και ο Πάνος Προφήτης είναι SNF ARTWORKS Fellows

H Eυτυχια Στεφανου στο “Βlue Beyond”

 

Η Ελεονώρα Σιαράβα, χορογράφος που τα τελευταία χρόνια ζει και δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, παρουσιάζει το νέο της έργο με τίτλο Blue Beyond. Μια παράσταση χορού για τον χρόνο που ως βιωματική εμπειρία, ως φυσικό φαινόμενο, ως σωματικό συμβάν διατρέχει ένα συνεχές, δημιουργώντας συγκλίνουσες χρονικότητες.

Το Blue Βeyond προτείνει μια φαντασιακή συνθήκη όπου το μέλλον διεισδύει στο παρόν και το παρόν διαρρηγνύει και ξεπροβάλλει στο μέλλον. Επιχειρεί να μετατρέψει την σκηνή σε ένα ζωντανό υβριδικό χώρο με κινήσεις, ήχους, αντικείμενα. Μέσα από μια συνομιλία με πραγματικότητες, μυθοπλασίες, τοπολογίες στο μέλλον, ψευδαισθήσεις στο παρόν, ίχνη του παρελθόντος, η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια κινούμενη κάψουλα που περιέχει υπαινιγμούς, ψιθύρους, αποτυπώματα και οράματα που διαμορφώνουν ένα είδους Αναμνηστικό Για το Μέλλον – Αναμνηστικό Από το Μέλλον, ένα κυκλικό σχήμα που αναπαριστά τον χρόνο.
H χορεύτρια Ευτυχία Στεφάνου, σαν παρουσία μαζί ανθρώπινη και μετα-ανθρώπινη, σαν σούπερ ηρωίδα ή σαν σώμα άχρονο, καταγράφει κινητικές ιχνογραφίες, χωροχρονικές μετατοπίσεις, επαναλαμβανόμενες τεθλασμένες τελεολογίες, συλλογικές αναμνήσεις, χώρους που ενεργοποιούνται και σβήνουν, ηχογραφημένες σιωπές και ηχητικές τελείες.

Το έργο χρησιμοποιεί τεχνικές “μοντάζ” του ετερόχρονου με διάφορες παραλλαγές μη γραμμικής εξέλιξης της δράσης σε μια απόπειρα διερεύνησης του πώς μπορεί να επηρεάζεται ή να αποκαλύπτεται το σώμα όταν μετακινείται σε μια νέα χωρική-χρονική συνθήκη σε συνδυασμό με διαδραστική τεχνολογία ήχου σε πραγματικό χρόνο.
Το Blue Beyond έρχεται να προστεθεί στη σειρά των δύο προηγούμενων χορογραφικών έργων της Ελεονώρας Σιαράβα που πραγματεύονται τον Χρόνο. Προηγήθηκαν το The Body and the Other~ (2020) που παρουσιάστηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα χορού της Ευρώπης, το Tanzhaus NRW στο Düsseldorf και το τελευταίο Who knows where the time goes – potential destination #1 (2021) που έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και μετά από residency στο SE.S.TA Centre for Choreographing Development στην Πράγα.

Σύλληψη-χορογραφία-καλλιτεχνική διεύθυνση: Ελεονώρα Σιαράβα
Χορεύτρια: Ευτυχία Στεφάνου
Sound Design: Γιάννης Τσιρίκογλου
Space Design: Ελεονώρα Σιαράβα
Φωτισμός: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Σύμβουλος δραματουργίας: Μπετίνα Παναγιωτάρα
Επιμέλεια σκηνικού χώρου: Χριστόφιλη Κοντολέφα, Αθηνά Κουμπαρούλη
Επιμέλεια κουστουμιού: Γεωργία Δίπλα
Βοηθός παραγωγής: Νεφέλη Βλαχούλη
Οπτική επικοινωνία: Χριστόφιλη Κοντολέφα
Παραγωγή: Per_Dance Choreographic Research Plarform
www.per-dance.com

 

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το 2021-2022

Εκθεση του Βασιλη Παπαγεωργιου “I follow the sun as I follow my distraction”

Στη γλυπτική υπάρχει ένα είδος αξιοπιστίας και ειλικρίνειας των υλικών. Το υλικό έχει τις δικές του ιδιότητες, που μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν αλλά όχι να αλλάξουν: η ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους για να αναδείξει διάφορα χαρακτηριστικά. Η ειλικρίνεια και η ηθική των υλικών παραμένουν ανέγγιχτα. Στην τέχνη της γλυπτικής, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η φυσική διάσταση του χώρου στον οποίο γίνεται αντιληπτό το έργο τέχνης.

Έχοντας την έννοια της γλυπτικής ως αφετηρία για την ατομική του έκθεση «I Follow the Sun as I Follow my Distraction» στην Callirrhoë, ο Βασίλης Παπαγεωργίου χρησιμοποιεί υλικά με τα οποία μπορούν να εκφραστούν χειρονομίες. Ο λυγισμένος χαλκός, οι μαρμάρινες σφαίρες κομμένες στη μέση, το κυρτό ατσάλι, οι (απο)σχηματισμένες γυψοσανίδες και ο πηλός σχηματίζουν την αφήγησή του και μεταφέρουν στον παρατηρητή την ψευδαίσθηση της εισόδου στο οικιακό περιβάλλον του καλλιτέχνη. Ένας υποσυνείδητος, φανταστικός κόσμος ανοίγεται, καθώς ο θεατής χτίζει έναν φαντασιακό χώρο που περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που πρέπει να κοιτάξει κανείς σε μια φαινομενική σειρά. Ο Παπαγεωργίου προσφέρει μια ανατροπή της οπτικής για το πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε διαφορετικά οικεία αντικείμενα.

Έρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα των διαφορετικών ορισμών της γλυπτικής, ξεκινώντας από το μικρότερο αντικείμενο που μπορεί να βρεθεί στον εκθεσιακό χώρο μέχρι το γλυπτό στη μέση της αίθουσας που θα μπορούσε εύκολα να θεαθεί σε έναν δημόσιο χώρο. Αλλά τι είναι αυτό που στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να δούμε και να ερμηνεύσουμε; Τι υπαινίσσεται ο τίτλος;

 

Βασίλης Παπαγεωργίου
I follow the sun as I follow my distraction

Επιμέλεια: Ολυμπία Τζώρτζη

27  Μαΐου – 10 Ιουλίου 2022
Eγκαίνια: 27  Μαΐου, 19:00-22:00

Oμαδικη εκθεση “Βeautiful South”

Μετά από πρωτοβουλία του King George Hotel, η ομαδική έκθεση «beautiful south» θα φιλοξενηθεί στο λόμπι από τις 20 Μαΐου έως τις 26 Ιουνίου. Η έκθεση θα αναδείξει τη διπλή ταυτότητα του ξενοδοχείου ως ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία και σημεία συνάντησης της Αθήνας και ταυτόχρονα ως ένας από τους χώρους που επιχειρεί να γεφυρώσει το παραδοσιακό με το σύγχρονο.

Η επιλογή των έργων βασίζεται αφενός σε έργα που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές και αφετέρου σε μια επιλογή νέων Ελλήνων καλλιτεχνών που παίζουν σημαντικό ρόλο στη σκηνή. Αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια έκθεσης ενός έργου τέχνης NFT σε ένα τέτοιο περιβάλλον στην Ελλάδα και θα είναι μια εξαιρετική προσθήκη στα πιο παραδοσιακά μέσα – όπως πίνακες και γλυπτά – που θα παρουσιαστούν.

Όπως υπονοεί ο τίτλος – όμορφος νότος – το κύριο θέμα της έκθεσης είναι οι τόποι που αλληλοεπιδρούμε. Ο νότος είναι ένας τόπος που διεγείρει τα συναισθήματα, που δίνει την αίσθηση της ελευθερίας (μέσα από το φυσικό του περιβάλλον). Μέσα από την πλουραλιστική επιλογή των έργων η έκθεση προσπαθεί να ενώσει και όχι να διχάσει, επιχειρεί να χτίσει γέφυρες και να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της σύγχρονης τέχνης.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης μονοήμερο συμπόσιο για την τέχνη και την τεχνολογία. Ο Andrea Lissoni, διευθυντής του Haus Der Kunst στο Μόναχο, και ο Μίλτος Μανέτας, διακεκριμένος καλλιτέχνης πολυμέσων, θα έχουν καθοριστικό ρόλο στο συμπόσιο.

Beautiful South
King George Hotel
Κλεομένους 2, Αθήνα

Με έργα των
Γιάννη Αδαμάκου, Olive Allen, Κωστής Βελώνης, Μαρία Γεωργούλα, Γιάννη Γκίζη, Διονύση Καβαλλιεράτο, Paul McCarthy, Μάρω Μιχαλακάκου, Ρόιλα Μπουζέα, Μαργαρίτα Μποφιλίου, Albert Oehlen, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Τάσος Παυλόπουλος, Σοφία Πετροπούλου, Γιώργος Σταμκόπουλος, Erik Steinbrecher και Νίκος Τρανός

*Η Μαργαρίτα Μποφιλίου και η Μαλβίνα Παναγιωτίδη είναι SNF ARTOWORKS Fellows

Εγκαίνια: 20 Μαΐου 2022, 7:30 μ.μ. – 10:30 μ.μ.
Διάρκεια: 20 Μαΐου – 26 Ιουνίου 2022

Υπέυθυνη υλοποίησης: Ολυμπία Τζώρτζη
Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις, στείλτε μας email στο [email protected].

“Directed by Desire”

Η έκθεση Directed by Desire σε επιμέλεια Δάφνης Βιτάλη και Arnisa Zeqo παρουσιάζεται στο χώρο rongwrong στο Άμστερνταμ από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουλίου 2022. Η έκθεση παρουσιάζει το έργο κυρίως γυναικών καλλιτεχνών και συγγραφέων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ολλανδία. Τα έργα της έκθεσης πραγματεύονται έννοιες όπως την επιθυμία, την αγάπη και την εξάντληση συνυφαίνοντας το προσωπικό με το πολιτικό. Τα έργα μας καλούν να συλλογιστούμε τη δύναμη και τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων και τις επιπτώσεις που έχουν στην καθημερινή ζωή. Η έκθεση παρουσιάζει υπάρχοντα έργα και νέες παραγωγές που κινούνται ανάμεσα στην επιθυμία για έναν άνθρωπο αλλά και την ανθρώπινη αλληλεγγύη εν γένει.

Η έκθεση πραγματεύεται θέματα που αφορούν συναισθήματα και ζητήματα οικειότητας όπως τον πόθο, την απογοήτευση, την κούραση και την προσωπική ένταση, καταστάσεις που συχνά αισθανόμαστε και βιώνουμε στην καθημερινότητα και καθορίζουν τόσο την καθημερινή ζωή όσο και την καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Στην έκθεση προσωπικές και φανταστικές ιστορίες λειτουργούν ως μέσα αντιμετώπισης πολύπλοκων καταστάσεων και συναισθημάτων όπως την αφοσίωση, την αυτό-άρνηση, την αγάπη, την ανησυχία και την αποτυχία. Η επιθυμία συνδέεται συχνά με δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες όπως η απόσταση, η απογοήτευση, η εγκατάλειψη και άλλες μορφές συναισθηματικών δυσχερειών. Τα έργα των καλλιτεχνών πραγματεύονται διαφορετικές μορφές οικειότητας και εγγύτητας και ενεργούν ως μέσα συναισθηματικής εμπλοκής.

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από έναν στίχο της Αμερικανίδας ποιήτριας, διανοούμενης και ακτιβίστριας June Jordan (1936 – 2002), η οποία υπήρξε σημαντική αναφορά για τις επιμελήτριες καθώς συλλογίζονταν γύρω από την δύναμη της λέξης και τις ποιητικές ευαισθησίες σε σχέση με έννοιες που αφορούν το συναίσθημα. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση χρησιμοποιούν συχνά στη δουλειά τους τη γλώσσα, τη γραφή, την οπτική ποίηση και τα βιβλία καλλιτεχνών.

Directed by Desire

Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη, Arnisa Zeqo

Συμμετέχοντες: Ελένη Μπαγάκη, Mirella Bentivoglio, Tomaso Binga, Becket MWN, Quinn Latimer, Αλίκη Παναγιωτοπούλου, Ίρις Τουλιάτου, Raffaela Naldi Rossano, Μυρτώ Ξανθοπούλου.

Η Ελένη Μπαγκάκη, Ίρις Τουλιάτου και Μυρτώ Ξανθοπούλου είναι SNF ARTWORKS Fellows.

Rongwrong, Άμστερνταμ

Εγκαίνια: 14 Μαΐου, 6-8μμ –κατά τη διάρκεια του Amsterdam Art Week
Διάρκεια έκθεσης: 15 Μαΐου – 2 Ιουλίου 2022
Ώρες λειτουργίας: Fridays and Saturdays 14:00 – 18:00 or by appointment
Διεύθυνση: Binnen Bantammerstraat 2, 1011CK, Amsterdam

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.rongwrong.org/

H έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του NEON.

Waste/d Pavilion, Episode 2: Oliver Ressler

Το State of Concept Athens παρουσιάζει το δεύτερο επεισόδιο του Waste/d Pavilion: την ατομική έκθεση του Oliver Ressler, με τίτλο “Assets Must be Stranded” σε επιμέλεια της Ηλιάνας Φωκιανάκη, την έκθεση Bona-Fide 2, μια συνεργασία της ιστορικού Κυβέλης Μαυροκορδοπούλου (SNF ARTWORKS Fellow) και της εικαστικού Elsa Brès σε επιμέλεια ΠΑΤ, πλαισιωμένες από ένα δημόσιο πρόγραμμα της ΠΑΤ.

Ο Oliver Ressler εργάζεται εδώ και πολλές δεκαετίες στη διασταύρωση της τέχνης και της πολιτικής, εμπνεόμενος στενά από και συνδεόμενος με το έργο διαφόρων ακτιβιστικών ομάδων και κοινωνικών κινημάτων, της κοινωνίας των πολιτών και του εθελοντισμού. Συνολικά, το έργο του χαρακτηρίζεται από θέματικές που αφορούν στην πολιτική, στα επακόλουθα της παγκοσμιοποίησης και του turbo-καπιταλισμού, στη κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, τα κοινά σε σχέση με την εργασία αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με την οικολογία και τη βιωσιμότητα και πώς αυτά συνδέονται με τις βλαβερές συνέπειες της ανθρωπόκενου/καπιταλόκενου.

Ανήκει σε μια κατηγορία εικαστικών που ασχολούνται με την πολιτική και την ιδεολογία κυρίως μέσω της φωτογραφίας και της κινούμενης εικόνας και είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό για τη σειρά τεσσάρων ταινιών του με τίτλο “Occupy, Resist, Produce” που πραγματεύονται τα επακόλουθα της οικονομικής κρίσης του 2007-8, καθώς μια από τις ταινίες είναι αφιερωμένη στην κατάληψη του εργοστασίου της ΒΙΟ.ΜΕ στη Θεσσαλονίκη από τους εργαζόμενους που το αυτο-διαχειρίζονται μέχρι σήμερα.

Για αυτή την έκθεση, ο Oliver Ressler παρουσιάζει έργα με τα οποία το ελληνικό κοινό μπορεί εύκολα να ταυτιστεί, καθότι την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα βιώνει μια σωρεία διαδηλώσεων και μαζικών κινητοποιήσεων ενάντια στην εξόρυξη και τη ρύπανση σε όλη τη επικράτεια: από την περίπτωση του Ερημίτη στην Κέρκυρα μέχρι την αντίσταση ενάντια στις ανεμογεννήτριες στα ιστορικά βουνά των Αγράφων και το χρυσωρυχείο στις Σκουριές στη Βόρεια Ελλάδα.
Ο Ressler παρακολουθεί το περιβαλλοντικό κίνημα και έχει δημιουργήσει μια σειρά ταινιών που εξετάζουν ζητήματα κλιματικού ακτιβισμού. Θα παρουσιάσει, πρωτίστως, την πιο πρόσφατη ταινία του, με τίτλο The Path is Never the Same (2022), η οποία πραγματεύεται τις προσπάθειες ακτιβιστών και κατοίκων της Rheine της Γερμανίας από το 2012 μέχρι σήμερα να σταματήσουν τις εργασίες του λιγνιτωρυχείου στο δάσος Hambacher, καταλαμβάνοντας δέντρα και ζώντας σε αυτά.
Θα παρουσιαστούν επίσης δύο φιλμ από τη σειρά “Everything’s coming together while everything’s falling apart” που ακολουθούν τους αγώνες κατοίκων διαφορετικών περιοχών να σταματήσουν τα κυβερνητικά σχέδια που θα ανατρέψουν τη ζωή τους και θα καταστρέψουν το περιβάλλον τους. Η πρώτη ταινία επικεντρώνεται στην περιβόητη ιστορία της ZAD, μιας αυτόνομης ζώνης που δημιουργήθηκε από κατοίκους και ακτιβιστές στη Νάντη της Γαλλίας, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τα σχέδια για ένα νέο αεροδρόμιο. Η δεύτερη ταινία, εστιάζει στο Ende Gelände, ένα δάσος στη Γερμανία, όπου οι κάτοικοι και οι ακτιβιστές της περιοχής στοχεύουν να σταματήσουν την εξόρυξη λιγνίτη. Ο Ressler θα παρουσιάσει επίσης φωτογραφικά έργα.

Παράλληλα ανοίγει η έκθεση Bona-Fide 2, σε επιμέλεια ΠΑΤ, μια προσπάθεια του State of Concept Athens να “ταιριάξει” τις δουλειές νέων θεωρητικών με νέους εικαστικούς.
Ένας διάλογος μεταξύ της καλλιτέχνιδας Elsa Brès και της ιστορικού τέχνης – επιμελήτριας Κυβέλης Μαυροκορδοπούλου στο πλαίσιο της σειράς εκθέσεων Bona-Fide που έχει σκοπό να συμβάλει στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και κριτικών/επιμελητών. Η Brès παρουσιάζει το Notes for Les Sanglières, μια ταινία μικρού μήκους για μια ταινία που βρίσκεται στα σκαριά, γυρισμένη στην αγροτική περιοχή της Γαλλίας όπου ζει, η οποία πραγματεύεται τα αγριογούρουνα ως συμμάχους, εμπνευσμένη από τις ιδέες του οικο-φεμινισμού. Στο κείμενό της η Μαυροκορδοπούλου, ερευνήτρια που ασχολείται με σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές που πραγματεύονται ζητήματα πυρηνικής ενέργειας, μοιράζεται τις σκέψεις της για το έργο της Brès σε σχέση με την “οικολογία”, με τη θεμελιώδη έννοια του όρου ως την αλληλεπίδραση των οργανισμών μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους.

Το πρόγραμμα “Waste/d Pavilion” αποτελεί μέρος του κεφαλαίου “Coalition of the Care-full”, ένα πρόγραμμα του “European Pavilion”. Το “European Pavilion”, που ξεκίνησε από το European Cultural Foundation με έδρα το Άμστερνταμ και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Camargo, το Ίδρυμα Kultura Nova και το Fondazione CRT, είναι μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει και προωθεί καλλιτεχνικά έργα που φαντάζονται επιθυμητά και βιώσιμα μέλλοντα για την Ευρώπη και που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στις κοινότητές της και την πραγματικότητά τους. Κατά τη διάρκεια του 2021, επτά καλλιτεχνικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί προσχώρησαν σε αυτή τη συναρπαστική νέα πρωτοβουλία: ARNA (Σουηδία), Brunnenpassage (Αυστρία), INIVA (Λονδίνο), OGR Torino (Ιταλία), State of Concept (Ελλάδα), Studio Rizoma (Ιταλία) και L’Internationale (Λιουμπλιάνα, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ισπανία και Πολωνία).

H έκθεση του Oliver Ressler στηρίζεται από την Αυστριακή Καγκελαρία.

Tο Waste/d Pavilion είναι κομμάτι του πρόγραμματος «Συμμαχίες Φροντίδας» ενός προτζεκτ του The European Pavilion.

European Pavilion
To European Pavilion δίνει την δυνατότητα σε πολιτιστικούς χώρους να πειραματιστούν και να προβληματιστούν σε σχέση με την Ευρώπη. Να αμφισβητήσουν, να συζητήσουν αλλά και να οροματιστούν τι είναι η Ευρώπη και τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον. Να αφηγηθούν ιστορίες, να φανταστούν, να διερωτηθουν. Υπάρχει καταλληλότερος χώρος για ένα τέτοιο εγχείρημα από το European Pavilion;
To ερευνητικό κεφάλαιο Coalition of the Care-full χρηματοδοτείται από το European Cultural Foundation. https://culturalfoundation.eu/stories/european-pavillion/

Waste/d Pavilion, Επεισόδιο 2ο:
Oliver Ressler – Assets Must be Stranded
Bona Fide 2: Κυβέλη Μαυροκοδροπούλου & Elsa Brès

Εγκαίνια 27 Μαΐου, 19:00-22:00
Διάρκεια: 27 Μαΐου 2022 – 24 Σεπτεμβρίου 2022
Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή, 16:30-20:30 Σάββατο, 12:00-17:00